Performance

Performance Una performance o acción artística es una muestra escénica presentada a un público dentro de un contexto de

Views 428 Downloads 3 File size 426KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Recommend stories

Citation preview

Performance Una performance o acción artística es una muestra escénica presentada a un público dentro de un contexto de bellas artes, tradicionalmente interdisciplinario. Su objetivo es generar una reacción, con la ayuda de la improvisación y el sentido de la estética, siempre ligados a los problemas de la sociedad actual, para así lograr despertar la conciencia del espectador.1 Las representaciones pueden ser guionizadas o no, aleatorias o cuidadosamente orquestadas, espontáneas o planificadas, con o sin la participación de la audiencia. El espectáculo puede ser en directo o a través de los medios de comunicación; el intérprete puede estar presente o ausente. Una performance puede ser cualquier situación que involucre cuatro elementos básicos: el tiempo, el espacio, el cuerpo o la presencia del intérprete en un medio, y la relación entre el intérprete y el público. Las acciones pueden tener lugar en cualquier lugar, en cualquier tipo de escenario y durante cualquier período de tiempo,2 y se pueden proveer de varias herramientas sin necesidad de un apoyo económico. Pero es el artista quien se enfrenta al reto de integrar el mundo que percibe frente a sus ojos, interpretarlo, expresarlo y con ello crear una obra de arte.3

Ejecución de La evolución de las plumas, 2018

Laboratorio de performance en Croacia, 2012

El término performance procede de la expresión inglesa performance art, con el significado de arte en vivo. Está ligado al happening, al movimiento Fluxus, al arte corporal y, en general, al arte conceptual.4

Índice Artes visuales, artes escénicas y performance Historia Orígenes Años 1960 Años 1970 Años 1980 Años 1990 Desde los años 2000 Véase también Referencias Bibliografía Enlaces externos

Artes visuales, artes escénicas y performance El arte performance es un concepto esencialmente controvertido: cualquier definición única de él implica el reconocimiento de términos contrarios. Al igual que conceptos como «democracia» o «arte», implica un desacuerdo consigo mismo.5 El significado del término, en sentido estricto, está relacionado con las tradiciones posmodernistas de la cultura occidental. Desde mediados de los años sesenta hasta los setenta del siglo XX, a Bryan Zanisnik, performance de menudo derivado de conceptos de arte visual, en lo que respecta a When I Was a Child I Caught a Antonin Artaud, Dada, los situacionistas, Fluxus, el arte de la Fleeting Glimpse, 2009 instalación y el arte conceptual, el arte performance tendía a definirse como una antítesis del teatro, desafiando las formas de arte ortodoxo y las normas culturales. El ideal había sido una experiencia efímera y auténtica para el intérprete y el público en un evento que no se podía repetir, capturar o comprar.6 La diferencia ampliamente discutida, sobre cómo se utilizan los conceptos de las artes visuales y los conceptos de las artes escénicas, puede determinar los significados de una performance.7 El arte performance es un término reservado normalmente para referirse a un arte conceptual que transmite un significado en un sentido más relacionado con la dramaturgia, en lugar de ser una simple actuación por sí misma con fines de entretenimiento. Se refiere en gran medida a una representación hecha ante un público, pero que no pretende presentar una obra de teatro convencional o una narrativa lineal formal, o que alternativamente no pretende representar un conjunto de personajes ficticios en interacciones formales escritas. Por lo tanto, puede incluir la acción o la palabra hablada como una comunicación entre el artista y el público, o incluso ignorar las expectativas de un público, en lugar de seguir un guion escrito de antemano. Sin embargo, algunos tipos de performance pueden estar muy próximos a las artes escénicas. Tal actuación puede utilizar un guion o crear un escenario dramático ficticio, pero aun así constituye una performance en el sentido de que no busca seguir la norma Requiem für die Mobiltelephone por dramática habitual de crear un escenario ficticio con un guion lineal Lubo Kristek, 2007 que siga la dinámica convencional del mundo real; más bien, buscaría intencionalmente satirizar o trascender las dinámicas usuales del mundo real que se utilizan en las obras teatrales convencionales. Los artistas de performance desafían a menudo al público a pensar en formas nuevas y no convencionales, a romper las convenciones de las artes tradicionales y a romper con las ideas convencionales sobre lo que es el arte. Mientras el intérprete no se convierta en un jugador que repita un papel, la performance puede incluir elementos satíricos; utilizar robots y máquinas como intérpretes, como en las piezas de Survival Research Laboratories; involucrar elementos ritualizados (por ejemplo, Shaun Caton); o tomar prestados elementos de cualquier arte escénico como la danza, la música y el circo. Algunos artistas, como por ejemplo los accionistas vieneses y los neodadaístas, prefieren utilizar los términos «arte en vivo», «arte de acción», «acciones», «intervención» (intervención artística) o «maniobra» para describir sus actividades escénicas. Como géneros del arte performance aparecen el arte corporal, fluxus-performance, happening, la acción poética e intermedia.

Historia Orígenes La actividad del arte performance no se limita a las tradiciones artísticas europeas o americanas; se pueden encontrar notables practicantes en Asia y América Latina. Los artistas y teóricos de la performance señalan diferentes tradiciones e historias, que van desde lo tribal hasta los eventos deportivos, rituales o religiosos. En un episodio de In Our Time emitido el jueves 20 de octubre de 2005 en BBC Radio 4, Angie Hobbs, profesora de filosofía de la Universidad de Warwick; Miriam Griffin, becaria del Somerville College de Oxford; y John Moles, profesor de latín de la Universidad de Newcastle, hablaron con Melvyn Bragg sobre la idea de que, ya en la antigua Grecia, Antístenes y Diogenes practicaban una forma de arte performance y que adquirieron el epíteto de cínico, que significa perro, debido a que Diógenes se comportaba repetidamente como un perro en sus actuaciones. Los teóricos de la cultura occidental a menudo remontan la actividad del arte performance a principios del siglo XX, a los constructivistas rusos, futuristas y dadaístas. Dada fue un importante inspirador gracias a actuaciones poéticas poco convencionales, a menudo en el Cabaret Voltaire, de Richard Huelsenbeck y Tristan Tzara. Los artistas futuristas rusos podrían ser identificados como precursores de la performance, como David Burliuk y Aleksandr Ródchenko y su esposa Varvara Stepánova. Según el crítico de arte Harold Rosenberg, en las décadas de 1940 y 1950, action painting dio a los artistas la libertad de interpretar el lienzo como «una arena en la que actuar», convirtiendo así las pinturas en rastros de la actuación del artista en su estudio. El expresionismo abstracto y la pintura de acción precedieron al movimiento Fluxus, Happenings y la aparición del Performance Art. El arte performance fue anticipado, si no formulado explícitamente, por el grupo japonés Gutai de la década de 1950, especialmente en obras como Electric Dress (1956) de Atsuko Tanaka.8 Yves Klein había sido precursor de la performance con piezas conceptuales como Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle (1959-62), Anthropométries (1960), y obras como el fotomontaje Saut dans le vide. A finales de la década de 1960, artistas de Land Art tan diversos como Robert Smithson, Dennis Oppenheim, Michael Heizer y Carl Andre crearon piezas ambientales que predicen el arte performance de la década de 1970. Obras de artistas conceptuales de principios de los años ochenta, como Sol LeWitt, que convirtió el dibujo mural en un acto de performance, fueron influenciadas por Yves Klein y también por los artistas de Land Art.

Años 1960 En los años sesenta, una variedad de nuevas obras, conceptos y el creciente número de artistas dieron lugar a nuevos tipos de arte performance. Prototipo de la forma de arte que más tarde se denominó explícitamente «arte performance», fueron obras de artistas como Yoko Ono con su Wall piece for orchestra (1962), Carolee Schneemann con piezas como Meat Joy (1964) e Interior Scroll (1975);9 Wolf Vostell con su Happening YOU (1964 en Nueva York);10 Joseph Beuys con How to Expllain Pictures to a Dead Hare (1965); Yayoi Kusama, con acciones como la quema de una bandera en el Puente de Brooklyn (1968) y Allan Kaprow en sus muchos Happenings. Kaprow había acuñado el término Happening para describir una nueva forma de arte, a principios de la década de 1960. Un Happening permite al artista experimentar con el movimiento del cuerpo, sonidos grabados, textos escritos y hablados, e incluso olores. Una de las primeras obras de Kaprow fue Happenings in the New York Scene, escrita en 1961.11 En particular, en los Happenings of Allan Kaprow el público se

convierte en intérprete. Aunque el público de Happenings ha sido bienvenido como intérprete, solo a veces y a menudo sin darse cuenta se convierten en parte activa de una actuación. Otros artistas que crearon Happenings además de Kaprow son Jim Dine, Claes Oldenburg, Robert Whitman y Wolf Vostell: Theater is in the Street (París en 1958). Hermann Nitsch presentó en 1962 su Theatre of Orgies and Mysteries (Orgien- und Mysterien Theater), precursor del arte performance, cercano a las artes escénicas. Durante los primeros años de la década de 1960, Andy Warhol comenzó a crear películas y videos,12 y a mediados de dicha década patrocinó The Velvet Underground y escenificó eventos y actuaciones en Nueva York, como el Exploding Plastic Inevitable (1966), que incluía música rock en vivo, luces explosivas y películas. Indirectamente influyentes para el ámbito de la performance, particularmente en Estados Unidos, fueron las nuevas formas de teatro, encarnadas por San Francisco Mime Troupe y The Living Theatre y exhibidas en los teatros Off-Off Broadway en el SoHO y en La MaMa en la ciudad de Nueva York. The Living Theatre estuvo de gira principalmente en Europa entre 1963 y 1968, y en Estados Unidos en 1968. Una obra de esta época, Paradise Now se caracterizó por la participación del público y una escena en la que los actores recitaban una lista de tabúes sociales que incluían la desnudez, mientras se desnudaban. El trabajo de los artistas de performance después de 1968 mostró a menudo influencias de los eventos culturales y políticos de ese año. Barbara T. Smith con Ritual Meal (1969) estuvo a la vanguardia del arte corporal y escénico feminista de los años setenta, que incluía, entre otros, a Carolee Schneemann y Joan Jonas. Estos, junto con Yoko Ono, Joseph Beuys, Nam June Paik, Wolf Vostell, Allan Kaprow, Vito Acconci, Chris Burden y Dennis Oppenheim fueron los pioneros de la relación entre el arte corporal y la performance.

Años 1970 A principios de los años setenta, los artistas cuya obra ya había tendido a ser arte performance, así como los nuevos artistas, comenzaron a presentar el arte performance en una forma más estricta. Nuevos artistas con actuaciones radicales fueron Chris Burden, con la obra de 1971 Shoot, en la que un asistente le disparó en el brazo izquierdo desde una distancia de unos cinco metros, y Vito Acconci en el mismo año con Seedbed.

Joseph Beuys, 1978: Jeder Mensch ein Künstler — Auf dem Weg zur Freiheitsgestalt des sozialen Organismus (Cada persona es un artista - En el camino hacia la forma libertaria del organismo social)

El libro Expanded Cinema, de Gene Youngblood, marcó un cambio en el uso de los medios de comunicación por parte de los artistas de performance. Primer libro que considera el videoarte como una forma de arte, menciona a Jud Yalkut como un videoartista pionero. Desde 1965 ha colaborado en decenas de actuaciones por todo Estados Unidos, también con Nam June Paik, quien a principios de los años sesenta ya había sido un intérprete de fluxus en camino a convertirse en artista mediático. En cuanto al arte de Paik, Youngblood se refiere a las obras de Carolee Schneemann y Robert Whitman de los años sesenta, que habían sido pioneras en el arte performance, convirtiéndose en una forma de arte independiente a principios de los años setenta.13

La pareja británica Gilbert and George, ya en 1970, había documentado sus acciones en vídeo, y creó su actuación de escultura viva, pintada en oro y cantando Underneath The Arches durante largos periodos. Joan Jonas comenzó a incluir el vídeo en sus performances experimentales en 1972. Bruce Nauman escenificó sus actuaciones directamente para la grabación de vídeo, mientras que Jochen Gerz examinó críticamente el estado de alienación provocado por los nuevos medios.14 En 1973, Laurie Anderson interpretó Duets on Ice en las calles de Nueva York. Marina Abramović, en la performance Rhythm 10, incluyó conceptualmente la violación de su cuerpo.15 Treinta años después, el tema de la violación, la vergüenza y la explotación sexual sería reimaginado en las obras contemporáneas de artistas como Clifford Owens,16 Gillian Walsh, Pat Oleszko y Rebecca Patek, entre otros.17 Desde 1973, el Feminist Studio Workshop en el Woman's Building de Los Ángeles tuvo un impacto en la ola de actuaciones con trasfondo feminista. La obra de Carolee Schneemann en 1963, Eye Body, ya había sido un prototipo de arte performance. En 1975, Schneemann recurrió a innovadoras actuaciones en solitario, como Interior Scroll, que mostraban el cuerpo femenino como medio artístico. A mediados de los setenta, detrás del telón de acero, en capitales de Europa del Este como Budapest, Cracovia, Belgrado, Zagreb, Novi Sad y otras ciudades, el arte escénico estaba floreciendo. Contra el control político y social, surgió la serie de performances de Orshi Drozdik, titulada Individual Mythology 1975/77 y el NudeModel 1976/77. Crítica del discurso patriarcal del arte y del programa de emancipación forzado por el estado igualmente patriarcal, pionera del punto de vista feminista sobre ambos, hizo de ella una precursora en el entorno político y artístico de los años setenta. En 1976, HA Schult llenó la plaza de San Marcos de Venecia con viejos periódicos en una acción nocturna que llamó Venezia vive.18 19 En su actuación de 1977, Crash, el mismo artista dejó que un Cessna se estrellara en el vertedero de basura de Staten Island, Nueva York.20 En los años setenta, el arte performance, debido a su relativa fugacidad, tenía una presencia bastante sólida en las vanguardias de los países del bloque oriental, especialmente Polonia y Yugoslavia.

Años 1980 Hasta la década de 1980, el arte performance había desmitificado el virtuosismo. En ese momento comenzó a adoptar la brillantez técnica.21 En referencia a Presence and Resistance22 de Philip Auslander, la crítica de danza Sally Banes escribe: «....a finales de los años ochenta, el arte performance se había vuelto tan conocido que ya no necesitaba ser definido; la cultura de masas, especialmente la televisión, había llegado a proporcionar tanto la estructura como el tema para gran parte del arte performance; y varios artistas de la performance, incluyendo a Laurie Anderson, Spalding Gray, Eric Bogosian, Willem Dafoe y Ann Magnuson, se habían convertido en artistas polifacéticos en el mundo del entretenimiento».23

Jocelyn Maltais en Intervention 58, 1980

A pesar de que muchas de las actuaciones se realizan dentro del círculo de un pequeño grupo del mundo del arte, RoseLee Goldberg destaca en Performance Art: From Futurism to the Present que «la performance ha sido una forma de atraer directamente a un gran público, además de escandalizar al público para que reconsidere sus propias nociones del arte y su relación con la cultura. Por el contrario, el interés del público por el medio, especialmente en los años ochenta, surge de un aparente deseo de ese público de acceder al mundo del arte, de ser espectador de su ritual y de su distinta

comunidad, y de ser sorprendido por las presentaciones inesperadas, siempre poco ortodoxas, que idean los artistas». Entre las performances más discutidas en el mundo del arte de esta década se encuentra la actuación de Linda Montano y Tehching Hsieh entre julio de 1983 y julio de 1984, Art/Life: One Year Performance (Rope Piece), y I'm an Ass Man de Karen Finley en 1987. El artista Abel Azcona durante La Hasta el declive del bloque oriental europeo a finales de los años Muerte del Artista en el Círculo de ochenta, el arte performance había sido rechazado activamente por Bellas Artes de Madrid. la mayoría de los gobiernos comunistas. Con la excepción de Polonia y Yugoslavia, estaba más o menos prohibido en países donde se temía cualquier evento público independiente. En la RDA, Checoslovaquia, Hungría y Letonia tuvo lugar en apartamentos, en reuniones aparentemente espontáneas en estudios de artistas, en lugares controlados por la iglesia, o cubierto como otra actividad, como una sesión de fotos. Aislado del contexto conceptual occidental, en diferentes escenarios puede ser como una protesta lúdica o como un comentario amargo, utilizando metáforas subversivas para expresar su desacuerdo con la situación política.24

Antes de 1982, Hedwig Gorski utilizó el término poesía en performance para distinguir sus interpretaciones vocales basadas en texto de las interpretaciones artísticas, especialmente del trabajo de artistas de la interpretación, como Laurie Anderson, que trabajaba con música en esa época. Los poetas de performance se basaban más en la expresión retórica y filosófica de su poética que los artistas de performance, que surgieron de los géneros de las artes visuales de la pintura y la escultura. De 1981 a 1994, la artista visual neerlandesa PINK de Thierry creó lo que ella llamó meta-performances: una mezcla conceptual de arte de intervención en el espacio público, arte performance —interactuando con una audiencia—, arte de instalación —utilizando grandes estructuras para actuar en o con ellas— y media art —fotografía y cine para registrar y exhibir. Se formaron grupos de artistas donde destacaban las mujeres influidas tanto por el movimiento estudiantil de 1968 como por el movimiento feminista.25 Algunas de las mujeres que más aportaron de manera innovadora en representaciones o espectáculos fueron Pina Bausch, que otorgaba gran importancia al sonido y a los decorados, Elizabeth Streb, que asociaba en sus obras la gimnasia, y Meredith Monk e Yvonne Rainer en la acrobacia con efectos teatrales.26 En esta década el arte performance se fue extendiendo hasta llegar a Latinoamérica a través de los talleres que ofrecían las universidades o programas desarrollados por instituciones académicas. Principalmente se desarrolló en México, Brasil y Argentina.26

Años 1990 Mientras el bloque soviético se desintegraba, las actividades antes reprimidas de artistas como György Galántai en Hungría, o el Grupo de Acción Colectiva en Rusia, se hicieron más conocidas. Jóvenes artistas de todo el antiguo bloque del Este, incluida Rusia, se volcaron en la performance. Las artes escénicas aparecieron más o menos al mismo tiempo en Cuba, el Caribe y China. Los artistas chinos como Zhang Huan habían estado actuando clandestinamente desde finales de la década de 1980, pero a principios de la década de 1990, el arte performance chino ya era aclamado en la escena artística internacional.27

«En estos contextos, la performance se convirtió en una nueva voz crítica con una fuerza social similar a la de Europa Occidental, Estados Unidos y Sudamérica en los años sesenta y principios de los setenta. Debe enfatizarse que la erupción del arte performance en la década de 1990 en Europa del Este, China, Sudáfrica, Cuba y otros lugares nunca debe ser considerada secundaria o imitativa de Occidente».28 Desde 1996, HA Schult ha instalado un millar de Trash People a tamaño natural hechos de basura como «testigos silenciosos de una era de consumo que ha creado un desequilibrio ecológico en todo el mundo». Viajaron a la Plaza Roja de Moscú (1999), las Pirámides de Giza (2002) y la Gran Muralla China (2001).29 30 31

Trash People por HA Schult, Roma, 2007

En el mundo occidental, en la década de 1990, incluso el arte performance se convirtió en parte de la corriente cultural dominante: el arte performance como forma artística fue admitido en los museos de arte y se convirtió en un tema museístico.32

Desde los años 2000 A finales de la década de 1990 y hasta la década de 2000, varios artistas incorporaron tecnologías como la World Wide Web, el vídeo digital, las webcams y los medios de transmisión en sus obras de arte performance.33 Artistas como Coco Fusco, Shu Lea Cheang y Prema Murthy, produjeron performances que llamaron la atención sobre el papel del género, la raza, el colonialismo y el cuerpo en relación con internet.34 Otros artistas, como Critical Art Ensemble, Electronic Disturbance Theater y Yes Men, utilizaron tecnologías digitales asociadas con el hacktivismo y el intervencionismo para plantear cuestiones políticas relativas a las nuevas formas de capitalismo y consumismo.35

Marina Abramović interpretando The Artist Is Present, Museo de Arte Moderno, Nueva York, 2010

En la segunda mitad de la década comenzaron a tener lugar las formas de performance asistida por ordenador.36 Muchas de estas obras condujeron al desarrollo del arte algorítmico, el arte generativo y el arte robótico, en el que el propio ordenador, o un robot controlado por ordenador, se convierte en el intérprete. De manera similar, la bailarina e ingeniera de robótica Amy LaViers ha incorporado teléfonos móviles en una pieza de danza contemporánea que llama la atención sobre los problemas que rodean nuestra dependencia cada vez mayor de la tecnología.37 Desde enero de 2003, la Tate Modern de Londres tiene un programa de arte y performance en vivo y en 2012 se inauguraron The Tanks at Tate Modern: los primeros espacios dedicados a la performance, el cine y la instalación en un importante museo de arte moderno y contemporáneo. Del 14 de marzo al 31 de mayo de 2010, el Museo de Arte Moderno realizó una importante retrospectiva de la obra de Marina Abramović, la mayor exposición de arte performance de la historia del MoMA.38 Durante el recorrido de la exposición, Abramović interpretó The Artist is Present, una pieza estática y silenciosa de 736 horas y 30 minutos, en la que se sentó inmóvil en el atrio del museo, mientras que los espectadores fueron invitados a sentarse por turnos frente a ella.39 La actuación atrajo a celebridades como Björk y James Franco y recibió cobertura en internet.40 Durante la actuación de Marina, otros artistas actuaron para ella.

En 2014, el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá dedicó una de las mayores muestras retrospectivas dedicadas al arte performance en Latinoamérica al artista Abel Azcona.41 42

Véase también Clasificación de las artes Arte conceptual Flashmob Fluxus Happening

Estatua viviente Arte de los nuevos medios Noise Slam Radioteatro

Arte de acción Acción directa Body Art Videoarte Tableau vivant

Referencias 1. Franco Peplo, Fernando (2014). «El concepto de performance según Erving Goffman y Judith Butler» (http://biblioteca.cla cso.edu.ar/Argentina/cea-unc/20161202110 720/pdf_1328.pdf). Colección Documentos de trabajo. Editorial CEA. Año1. Número 3. Consultado el 2019. 2. Taylor y Fuentes, Diana y Macela (2011). «Estudios avanzados de performance» (http s://web.archive.org/web/20190214223806/ht tp://www.celarg.org/int/archivos/taylor_estudi os_avanzados_de_performance.pdf). Fondo de Cultura Económica. Archivado desde el original (http://www.celarg.org/int/archivos/ta ylor_estudios_avanzados_de_performance. pdf) el 14 de febrero de 2019. Consultado el 2019. 3. Color, A. B. C. «Performance art - Articulos ABC Color» (http://www.abc.com.py/articulo s/performance-art-841764.html). www.abc.com.py. Consultado el 21 de marzo de 2019. 4. Fischer-Lichte, Erika. The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. New York and London 2008, Routledge. ISBN 978-0415458566. 5. Carlson, Marvin (1998 (first 1996)). Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. pp. 1, 2. ISBN 0415-13703-9. 6. Parr, Adrian (2005). «Becoming + Performance Art» (https://books.google.com/ books?id=OsVOy4s1QLMC&printsec=frontc over#v=onepage&q&f=false). Adrian Parr, ed. The Deleuze Dictionary (Edinburgh University Press). pp. 25, 2. ISBN 0748618996. Consultado el 26 de octubre de 2010.

7. Carlson, Marvin (1998 (first 1996)). Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. pp. 103-105. ISBN 0-415-13703-9. 8. «Everything Is Illuminated» (http://nymag.co m/nymetro/arts/art/reviews/9937/). NYMag.com. 9. «Interior Scroll 1975» (http://www.caroleesch neemann.com/interiorscroll.html). www.caroleeschneemann.com. Consultado el 5 de septiembre de 2019. 10. Net, Media Art (12 de abril de 2018). «Media Art Net - Vostell, Wolf: YOU» (http://www.me dienkunstnetz.de/works/you/). www.medienkunstnetz.de. 11. Montfort, Nick, and Noah Wardrip-Fruin. The New Media Reader. Cambridge, Massachusetts [u.a.: MIT, 2003. Print. 12. «Andy Warhol Films» (http://www.warholstar s.org/andy_warhol_films.html). www.warholstars.org. 13. Youngblood, Gene (1970). Expanded Cinema. New York, New York: A. Dutton. 14. «To Call Until Exhaustion» (https://www.joch engerz.eu/works/to-call-until-exhaustion). Jochen Gerz. Consultado el 24 de agosto de 2019. 15. «Marina Abramović Rhythm 10» (http://www. medienkunstnetz.de/works/rhythm-10-2/). Media Art Net. Consultado el 24 de marzo de 2011. 16. Carlson, Jen (9 de marzo de 2012). «This Sunday MoMA PS1 May Or May Not Host A "Performance Art Rape" » (https://web.archiv e.org/web/20150810231244/http://gothamist. com/2012/03/09/this_sunday_ps1_may_or_ may_not_host.php). Gothamist. Archivado desde el original (http://gothamist.com/2012/

17.

18.

19. 20. 21.

22.

23.

24.

03/09/this_sunday_ps1_may_or_may_not_h ost.php) el 10 de agosto de 2015. Consultado el 16 de agosto de 2013. Kourlas, Gia (30 de julio de 2013). «The Margins of a Form Are, Increasingly, Not Where They Used to Be» (https://www.nytim es.com/2013/07/31/arts/dance/the-marginsof-a-form-are-increasingly-not-where-they-us ed-to-be.html?smid=fb-share&_r=0). The New York Times. Consultado el 15 de agosto de 2013. Gregory Battcock and Robert Nickas, The Art of Performance: A Critical Anthology (Boston, MA: E.P. Dutton, 1984), pp. 330-31. James Wines, De-Architecture (New York: Rizzoli International, 1987), p. 184. Edward Lucie-Smith, Art in the Seventies (Cornell University Press, 1980), p. 88. Banes, Sally (1998). Subversive expectations: performance art and paratheater in New York, 1976–85 (https://b ooks.google.com/books?id=DdrVYfkAm6IC& pg=PA10&dq=1980s+performance+art&ct=r esult#v=onepage&q=1980s%20performanc e%20art&f=false). New York, New York: The University of Michigan Press. pp. 120, 1. ISBN 0-472-09678-8. Consultado el 23 de marzo de 2011. Auslander, Philip (1992). Presence and Resistance: Postmodernism and Cultural politics in Contemporary American Performance. Ann Arbour: University of Michigan Press. pp. 64-65, 78-79. Banes, Sally (1998). Subversive expectations: performance art and paratheater in New York, 1976–85 (https://b ooks.google.com/books?id=DdrVYfkAm6IC& pg=PA10&dq=1980s+performance+art&ct=r esult#v=onepage&q=1980s%20performanc e%20art&f=false). New York, New York: The University of Michigan Press. pp. 10, 1. ISBN 0-472-09678-8. Consultado el 23 de marzo de 2011. Zajanckauska, Zane; Interview with Ieva Astahovska. «Reclaiming the Invisible Past of Eastern Europe» (https://web.archive.org/ web/20110416151339/http://perfomap.de/cu rrent/kart/reclaiming-the-invisible). map media archive performance. Archivado desde el original (http://perfomap.de/current/ kart/reclaiming-the-invisible) el 16 de abril de 2011. Consultado el 23 de marzo de 2011.

25. Alcázar, Josefina (2001). «Mujeres y performance. El cuerpo como soporte» (htt p://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/Alca zarJosefina.pdf). Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli. Consultado el 2019. 26. Color, A. B. C. «Performance art - Articulos ABC Color» (http://www.abc.com.py/articulo s/performance-art-841764.html). www.abc.com.py. Consultado el 20 de marzo de 2019. 27. Montano, Linda M. (2000). Performance artists talking in the eighties (https://books.g oogle.com/books?id=5Bl6wm-cV_oC&pg=P A479&dq=performance+art+1990s&ct=result #v=onepage&q=performance%20art&f=fals e). Los Angeles, London: University of California Press Berkeley. pp. 479, 1. ISBN 0520-21022-0. Consultado el 31 de marzo de 2011. 28. Montano, Linda M. (2000). Performance artists talking in the eighties (https://books.g oogle.com/books?id=5Bl6wm-cV_oC&pg=P A479&dq=performance+art+1990s&ct=result #v=onepage&q=performance%20art&f=fals e). Los Angeles, London: University of California Press University of California Press Berkeley. pp. 479, 2. ISBN 0-520-210220. Consultado el 31 de marzo de 2011. 29. Carlos Rojas, The Great Wall: A Cultural History (https://books.google.com/books?id= IaIwmEh-OpsC&pg=PA163&lpg=&redir_esc =y#v=onepage&q&f=false) (Harvard University Press, 2010), pp. 163-64. 30. Ina-Maria Greverus and Ute Ritschel, eds., Aesthetics and Anthropology: Performing Life, Performed Lives (Berlin: LIT Verlag, 2009), p. 110. 31. Kim Levin, ARTnews, volume=6, 2011, pp. 92-93. 32. Targ Brill, Marlene (2009). America in the 1990s (https://books.google.com/books?id= BNXeIFQScocC&dq=performance+art+1990 s&q=performance#v=snippet&q=performanc e&f=false). Minneapolis: Lerner Publishing Group. pp. 93, 1. ISBN 978-0-8225-7603-7. Consultado el 31 de marzo de 2011. 33. Steve Dixon, Digital Performance: A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation (MIT Press, 2015), pp. 157ff. and pp. 457ff. 34. Kelly Dennis, “Gendered Ghosts in the Globalized Machine: Coco Fusco and Prema Murthy,” Paradoxa: International Feminist Art

35.

36.

37.

38.

39.

Journal, Vol. 23 (2009), pp. 79-86. See hive.org/web/20110822174846/http://www.h separate chapters on Shu Lea Cheang and uffingtonpost.com/yazmany-arboleda/bringin Prema Murthy in Mark Tribe and Reena g-marina-flowers_b_592597.html). The Jana, New Media Art (Taschen, 2007). Huffington Post. Archivado desde el original (http://www.huffingtonpost.com/yazmany-arb Nato Thompson (ed.), The Interventionists: oleda/bringing-marina-flowers_b_592597.ht Users' Manual for the Creative Disruption of ml) el 22 de agosto de 2011. Consultado el Everyday Life (MIT Press, 2006), pp. 106ff, 16 de junio de 2010. 117ff. See also the catalog for the 1998 Ars Electronica festival InfoWar (Springer, 1998). 40. thoughtcatalog.com/2010/marina-abramovic (http://thoughtcatalog.com/2010/marina-abra Anderson, Nate (2009), "Horrifically bad movic-the-staring-woman-at-moma/) software demo becomes performance art" (h ttps://arstechnica.com/web/news/2009/09/ho 41. Juan David Quintero Arbeláez (octubre de rrifically-bad-software-demos-become-perfor 2014). «Abel Azcona. No deseado. Una mance-art.ars) visión retrospectiva del artista» (http://www. mac.org.co/exposiciones/pasadas/abel-azco LaViers, Amy (23 May 2019). «Ideal na-no-deseado-una-vision-retrospectiva-delMechanization: Exploring the Machine artista). Bogotá: MAC. Consultado el 21 de Metaphor through Theory and Performance» septiembre de 2019. (https://www.mdpi.com/2076-0752/8/2/67). Arts. Consultado el 23 de junio de 2019. 42. Oscar García García (octubre de 2014). «Retrospectiva de Abel Azcona en el Museo Kino, Carol (10 de marzo de 2010). A Rebel de Arte Contemporáneo de Bogotá» (https:// Form Gains Favor. Fights Ensue. (https://ww www.plataformadeartecontemporaneo.com/ w.nytimes.com/2010/03/14/arts/design/14per pac/retrospectiva-de-abel-azcona-en-el-mus formance.html?pagewanted=all), The New eo-de-arte-contemporaneo-de-bogota/). York Times. Consultado el 16 de abril de Plataforma de Arte Contemporáneo. 2010. Consultado el 25 de septiembre de 2019. Arboleda, Yazmany (28 de mayo de 2010). «SBringing Marina Flowers» (https://web.arc

Bibliografía Atkins, Robert, ’'ArtSpeak: A Guide to Contemporary Ideas, Movements, and Buzzwords, 1945 to the Present, Abbeville Press, ISBN 978-0789211514 (http://worldcat.org/isbn/978-07892115 14). Bäckström, Per. “Performing the Poem. The Cross-Aesthetic Art of the Nordic Neo-AvantGarde”, The Angel of History. Literature, History and Culture, Vesa Haapala, Hannamari Helander, Anna Hollsten, Pirjo Lyytikäinen & Rita Paqvalen (eds.), Helsinki: The Department of Finnish Language and Literature, University of Helsinki, 2009. Bäckström, Per. “Kisses Sweeter than Wine. Öyvind Fahlström and Billy Klüver: The Swedish Neo-Avant-Garde in New York” (https://docs.lib.purdue.edu/artlas/vol6/iss2/9/), Artl@s Bulletin, vol. 6, 2017: 2 Migrations, Transfers, and Resemantization. Bäckström, Per. “The Intermedial Cluster.Åke Hodell’s Lågsniff” (http://www.acta.sapientia.ro/a cta-film/C10/film10_03.pdf), Acta Universitatis Sapientiae, Series Film & Media Studies, de Gruyter, no. 10 2015. Bäckström, Per. ”’The Trumpet in the Bottom’. Öyvind Fahlström and the Uncanny” (https://ww w.idunn.no/edda/2017/02/the_trumpet_in_the_bottom), Edda 2017: 2. Beuys Brock Vostell. Aktion Demonstration Partizipation 1949-1983. ZKM - Zentrum für Kunst und Medientechnologie, Hatje Cantz, Karlsruhe, 2014, ISBN 978-3-7757-3864-4 (http://worldc at.org/isbn/978-3-7757-3864-4). Battcock, Gregory; Nickas, Robert (1984). The Art of Performance: A Critical Anthology. New York, E.P. Dutton. ISBN 0-525-48039-0 (http://worldcat.org/isbn/0-525-48039-0).

Carlson, Marvin (1996). Performance: A Critical Introduction. London and New York: Routledge. ISBN 0-415-13702-0 (http://worldcat.org/isbn/0-415-13702-0), ISBN 0-415-13703-9 (http://worldcat.org/isbn/0-415-13703-9). Carr, C. (1993). On Edge: Performance at the End of the Twentieth Century. Wesleyan University Press. ISBN 0-8195-5267-4 (http://worldcat.org/isbn/0-8195-5267-4), ISBN 0-81956269-6 (http://worldcat.org/isbn/0-8195-6269-6). Dempsey, Amy, Estilos, escuelas y movimientos, Blume, Barcelona, 2008, ISBN 978-84-9801339-9 (http://worldcat.org/isbn/978-84-9801-339-9). Dreher, Thomas: Performance Art nach 1945. Aktionstheater und Intermedia. München: Wilhelm Fink 2001. ISBN 3-7705-3452-2 (http://worldcat.org/isbn/3-7705-3452-2). Fischer-Lichte, Erika: Ästhetik des Performativen. Frankfurt: edition suhrkamp 2004. ISBN 3518-12373-4 (http://worldcat.org/isbn/3-518-12373-4). Fischer-Lichte, Erika (2008). The Transformative Power of Performance: A New Aesthetics. New York and London: Routledge. ISBN 978-0415458566.. Fischer-Lichte, Erika; Arjomand, Minou (2014). The Routledge Introduction to Theatre and Performance Studies. New York: Routledge. ISBN 978-0-415-50420-1.. Fischer-Lichte, Erika; Wihstutz, Benjamin (2018). Transformative Aesthetics. Oxon and New York: Routledge. ISBN 978-1-138-05717-3.. Goldberg, Roselee (1998) Performance: Live Art Since 1960. Harry N. Abrams, NY NY. ISBN 978-0-8109-4360-5 (http://worldcat.org/isbn/978-0-8109-4360-5). Goldberg, Roselee (2001). Performance Art: From Futurism to the Present (World of Art). Thames & Hudson. Gómez-Peña, Guillermo (2005). Ethno-techno: Writings on performance, activism and pedagogy. Routledge, London. ISBN 0-415-36248-2 (http://worldcat.org/isbn/0-415-36248-2). Jones, Amelia and Heathfield, Adrian (eds.) (2012), Perform, Repeat, Record. Live Art in History. Intellect, Bristol. ISBN 978-1-84150-489-6 (http://worldcat.org/isbn/978-1-84150-4896). Rockwell, John (2004). "Preserve Performance Art?" New York Times, April 30. Schilling, Jürgen Aktionskunst. Identität von Kunst und Leben? Verlag C.J. Bucher, 1978, ISBN 3-7658-0266-2. Schimmel, Paul (ed.) (1998). Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949– 1979. Thames and Hudson, Los Angeles. Library of the Congress NX456.5.P38 S35 1998. Smith, Roberta (2005). "Performance Art Gets Its Biennial". New York Times, November 2.

Enlaces externos Esta obra contiene una traducción parcial derivada de «Performance art» de la Wikipedia en inglés, concretamente de esta versión del 10 de septiembre de 2019 (https://en.wikipedia.org/ wiki/Performance_art?oldid=914995162), publicada por sus editores (https://en.wikipedia.org/ wiki/Performance_art?action=history) bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Performance&oldid=124981930»

Esta página se editó por última vez el 7 abr 2020 a las 19:28. El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.

Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.